2020 | Meu Ano Cinéfilo (4/4)

Em Meu Ano Cinéfilo, compartilho as sessões de cinema que marcaram 2020, com um pequeno comentário dedicado a cada filme. 

Nesta quarta parte, 30 filmes vistos pela primeira vez no último trimestre do ano. 

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte II – Segundo Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre

***

O Ano do Descobrimento (Luis López Carrasco, 2020)

Carrasco documenta as dificuldades de vida e trabalho na classe trabalhadora espanhola, a qual expõe suas perspectivas sobre aspectos políticos e morais do país durante bebedeiras na mesa de um bar. As coisas ficam mais complexas à medida em que o dispositivo se torna evidente: gravadas em VHS e emulando imagens de arquivo dos anos 1990, as conversas e histórias narradas descortinam um país (ou um mundo) que avançou muito pouco em 30 anos.  

Bloody Nose, Empty Pockets (Turner Ross, Bill Ross IV, 2020)

Espécie de filme-irmão de O Ano do Descobrimento, embora mergulhe mais fundo na análise geracional. Mockumentary acompanhando o que supostamente seria a última noite de um bar encerrando as atividades – com o adendo de que, na verdade, o bar já fechou, e seus frequentadores estão reencenando aquela noite em frente às câmeras. Inicialmente o filme despertou mixed feelings, mas volto a pensar nele com frequência – e isso é ótimo.

Dias (Tsai Ming Liang, 2020)

Tsai à altura do autor de Cães Errantes, ou seja, mais interessante que o artista de vídeo-instalações de museu que se tornou nos últimos anos. Bela meditação sobre o tempo e, especificamente, sobre o tempo no plano cinematográfico, ou o tempo na carne e pele humana. A exemplo dos seus outros filmes recentes, a imagem é soberana e a palavra não encontra espaço na obra – mas, dessa vez, há ideias mais consistentes sustentando a experiência.

Fourteen (Dan Sallitt, 2019)

Uma década na vida de duas amigas, acompanhando os primeiros passos na vida adulta e as diferenças que levam as partes de uma relação a caminhos opostos. Torna-se cada vez mais dramático à medida que o tempo avança, até chegar a um final desnorteante. E é incrível que, num filme supostamente todo sustentado pela palavra, o plano inesquecível seja justamente aqueles longos segundos de meditação silenciosa da câmera registrando a estação de trem. 

Garota Negra (Ousmane Sembène, 1966)

Diouana deixa sua casa no país natal, Senegal, para trabalhar como babá dos filhos de um casal burguês na França. Chegando lá, precisa cozinhar, limpar a casa e cuidar de todos os caprichos dos patrões. Colonialismo e racismo estrutural em seu aspecto mais didático e constrangedor, com constrastes sociais e relações de poder explicitamente representadas. Uma narrativa central para o cinema africano e um convite para adentar à obra do precursor Ousmane Sembène. 

Luz nos Trópicos (Paula Gaitán, 2020) / É Rocha e Rio, Negro Leo (Paula Gaitán, 2020)

Seja por meio do bate-papo com seu genro ou das pontes construídas entre a América do Norte e a do Sul em seu épico de ficção, Gaitán se revela a grande cronista das Américas no ano 2020. Luz nos Trópicos, em especial, traz alguns dos planos mais complexos e fascinantes do cinema brasileiro contemporâneo, ainda mais fortes à medida em que são exibidos pela primeira vez num festival virtual enquanto a floresta na qual foram rodados arde em chamas. 

Maridos (John Cassavetes, 1970)

É o terceiro filme com longas cenas de bebedeira em bar mencionado na lista, algo que soa como uma assombração considerando o ano pandêmico. Cassavetes refinando seus planos de improvisação que colocam a produção de cinema lado a lado com as jam sessions de jazz, com cada player explorando diferentes escalas de notas em torno de uma mesma melodia. Nesse sentido, Cassavetes, Falk e Gazzara formam indiscutivelmente o melhor trio de jazz do mundo. 

As Mãos Sobre a Cidade (Francesco Rosi, 1963)

Primeiro contato com a obra de Rosi, um filme que expõe fraturas do sistema político italiano e retrata o distanciamento entre os objetivos do povo e dos representantes do povo. A queda de um prédio na periferia de Nápoles, dias antes da eleição municipal, origina uma série de lutas pela sobrevivência – sejam a sobrevivência humana, para a população do local, ou a política, para os líderes envolvidos no caso que precisam livrar a própria pele para disputar novamente o poder.

O Matador (Henry King, 1950)

Outro cineasta que eu ignorava até então, sem razão específica – mas as recentes revisões críticas sobre sua obra convidaram a mergulhar na filmografia. Comecei por O Matador, anti-faroeste ancorado em revisões psicológicas de heróis e vilões, algo que seria visto com maior frequência no cinema em anos seguintes. Pack é uma espécie de pistoleiro cansado, que não quer mais cometer crimes, mas ao qual o crime sempre chama – seja como autor ou vítima. 

A Mulher Que Inventou o Amor (Jean Garret, 1980)

Devorando o sistema pelas entranhas. Uma pornochanchada em que o objeto de desejo sexual ganha a oportunidade de vingar sua condição em frente aos olhos do público, virando tudo pelo avesso. Comentários sociais muito bem articulados com a ficção, mesmo quando são pouco sutis – o que no fim joga a favor do filme. Um mundo inteiro de fingimentos e encenações, do casamento ao orgasmo, da moda à televisão, num delírio formal de pura invenção. 

Oroslan (Matjaž Ivanišin, 2019)

Uma das sessões do Olhar de Cinema que guardei com mais carinho na memória. Muito bonito o olhar de Ivanišin para o cotidiano da pequena comunidade rural, seus contos e causos, acompanhando o impacto da morte de um morador recém falecido nos homens e mulheres que restaram vivos naquele local pacato. Híbrido de documentário e ficção, lembra o cinema de Apichatpong Weerasethakul em seu retrato da comunidade, na exploração do cotidiano e da narrativa oral.  

O Peixe Assassino (Antonio Margheriti, 1979) 

Filme de gênero italiano produzido no Brasil, com locações em Angra dos Reis/RJ. Daqueles exemplares típicos do cinema italiano do final dos anos 1970, quando as melhores ideias já haviam se esgotado e o que restava era testar as combinações mais delirantes de histórias, gêneros e tons. É um thriller de assalto tropical com piranhas assassinas. As coisas não necessariamente se encaixam na maior parte do tempo, e talvez por isso mesmo seja tão divertido. 

Prefeitura (Frederick Wiseman, 2020)

O olhar cuidadoso de Wiseman para as atividades da prefeitura de sua cidade natal, Boston, pode parecer condescendente com o sistema político. Entretanto, ao final das mais de 4 horas, a impressão é a de jamais termos visto uma demonstração tão abrangente da importância e dos desafios do serviço público na vida comunitária – algo que a turma neoliberal jamais fará questão de entender. A hora final, menos focada no prefeito e mais nos agentes públicos, é extraordinária.   

O Profeta da Fome (Mauricio Capovila, 1970)

José Mojica Marins é uma atração de circo que, após uma confusão durante o número no qual deveria devorar uma criança, acaba fugindo pelo sertão e se tornando uma espécie de Messias para a população faminta do interior do nordeste. Filme sobre o subdesenvolvimento, mas também sobre a arte de fazer muito com pouco, condição na qual o artista brasileiro vive desde as origens.

O Quinto Poder (Alberto Pieralisi, 1962)

Thriller especulando uma invasão estrangeira e o controle das massas por meio da emissão de sinais de televisão. O tipo de ficção paranóica com toques de sci-fi que se tornaria popular nos Estados Unidos ao longo da década de 1980 (Videodrome e Eles Vivem vêm à memória imediatamente), porém realizada no Brasil duas décadas antes. Algumas cenas são impressionantes, principalmente a perseguição no topo do bondinho do Pão de Açúcar. 

Responsabilidade Empresarial (Jonathan Perel, 2020)

Perel lê trechos do relatório elaborado pelo governo argentino sobre crimes cometidos por indústrias durante a ditadura, quando entregaram aos militares seus colaboradores ‘subversivos’ – muitos deles desaparecidos ou mortos. Ilustrando a narração, o diretor capta planos da fachada de cada empresa ao melhor estilo tocaia, com a câmera registrando as atividades no entorno de cada empresa de dentro de um carro. Conceitualmente, um dos filmes mais fortes do ano. 

Rosa la Rose, Garota Pública (Paul Vecchiali, 1986)

Visto na mesma tarde de A Mulher Que Inventou o Amor, fica parecendo um sonho da Aldine Muller. Se a visão de Garret sobre o amor é a de um desiludido, a do Vecchiali é a de um sonhador, o que transforma o filme numa espécie de conto de fadas bem perigoso. Afinal, debaixo da profusão de cores, músicas e de todo o encantamento que exala pela Marianne Balsei, há o mesmo e inevitável sofrimento amargo.

O Sal das Lágrimas (Philippe Garrel, 2020)

Dividiu opiniões como poucos filmes do ano e ainda não entendi direito a razão. De fato é um protagonista odioso, porém filmado com distanciamento por Garrel, cuja perspectiva sobre ele se aproxima à do pai do rapaz, um senhor de idade que é praticamente enxotado para fora do filme pela estupidez do filho. Um filho que, aos poucos, perde tudo que possui por seu comportamento arredio, até terminar a história sozinho, batendo uma porta na cara do espectador. Danação bem ao gosto do Garrel. 

O Segredo da Múmia (Ivan Cardoso, 1982)

Por falar em divisão de opiniões, os filmes do Ivan Cardoso costumam passar pelo mesmo perrengue. Confesso ter me divertido muito com esse, humor escroto aliado a um senso de fantasia mais refinado que o esperado, brincando sagazmente com as estruturas, elementos e clichês de diferentes gêneros e subgêneros do horror e da ficção-científica – monstros assassinos, médicos loucos e os populares terrirs americanos dos anos 1980, especialmente. 

Serge Daney: Itinerário de um ‘cine-filho’ (Pierre-André Boutang, Dominique Rabourdin, 1992)

Documentário para TV com mais de três horas de entrevistas com Daney, falando sobre cinefilia, cinema, televisão, imagem. Realizado alguns anos antes da sua morte, no início da década de 1990. Para quem procura conhecer melhor um dos grandes críticos de cinema da França, taí uma excelente oportunidade – muito bom para renovar a fé na cinefilia, no ato de ver e pensar cinema. DOC disponível com legendas em português no Making Off.   


Sibéria (Abel Ferrara, 2020) / Sportin’ Life (Abel Ferrara, 2020)

Ferrara ocupou a Mostra de SP virtual com dois filmes complementares: Sibéria, obra das mais radicais de sua carreira, com um Willem Dafoe atormentado revivendo traumas e horrores isolado na neve; e Sportin’ Life, documentário que inicia sobre a promoção de Sibéria em Berlim e termina, enfim, como um registro do caos instaurado no mundo em 2020 – e como o cinema, de algum modo, pode responder imediatamente a ele. 

O Tango do Viúvo e Seu Espelho Deformador (Raul Ruíz, Valéria Sarmiento, 2020)

Mais uma obra perdida de Ruíz, resgatada e montada postumamente pela Valéria. Aqui o desafio foi ainda maior do que em A Telenovela Errante: sem a faixa de áudio e com buracos na história, ela transforma os obstáculos da montagem em dispositivo e origina assim o conceito de ‘espelho deformador’ revelado pelo título. O resultado é mais curioso que brilhante e aproxima o projeto de algumas técnicas de edição e da atmosfera nostálgica de Twin Peaks: The Return.  

Tempestade Sobre Washington (Otto Preminger, 1962)

Foi o filme escolhido para ser visto na noite em que confirmaram a projeção de vitória de Joe Biden na eleição norte-americana. Inicialmente uma noite feliz, em que se acendia uma centelha de esperança sobre o fim do obscurantismo que dominou a política das Américas. A centelha apagou junto aos créditos finais desse olhar amargo sobre o sistema político americano, que no fim é mesmo incorrigível.

There Will Be No More Night (Eléonore Weber, 2020)

A palavra shot, em inglês, representa o ato de rodar um plano e também o ato de atirar com uma arma – no princípio do cinema, o operador de câmera girava uma manivela parecida com a das metralhadoras da época, dando origem ao termo. Com as novas guerras virtuais, encabeçadas por operadores de drones e satélites, chegou o momento em que a câmera cumpre efetivamente a função de uma arma. Documentário produzido com imagens reais do exército americano. 

The Woman Who Ran (Hong Sang-soo, 2020)

A estrutura em blocos quase simétricos revela indícios da rigidez formal habitual de Sang-soo. Dessa vez, porém, o conceito geral é menos dependente dessa estrutura que outros trabalhos recentes do diretor, fluindo mais da espontaneidade das conversas em cena. A cada novo encontro, seja com amigas ou com a tela de cinema, abrem-se novas perspectivas para o entendimento da protagonista sobre a vida e suas necessárias mudanças. Sang-soo continua em grande forma.

Uma Hora Contigo (Ernst Lubitsch, 1932)

Lubitsch testando os limites da moral no cinema com um discurso totalmente libertino sobre casamento e adultério. A essa altura o humor mordaz do diretor já incomodava muita gente em Hollywood, não por acaso foi lançado apenas 2 anos antes do Código enrijecer ainda mais a regulação dos filmes. Não chega ao nível de suas obras-primas e algumas ideias são discutíveis até hoje. Ainda assim, é sempre ótimo ver um mestre em pleno domínio do seu método. 


Undine (Christian Petzold, 2020)

Petzold e Shyamalan nunca pareceram tão próximos. Undine provoca várias aproximações com o indiano, em especial com A Dama na Água e outras ficções que trazem a fantasia à cena em confronto direto com a realidade cartesiana da metrópole moderna. Aqui o foco é Berlin e os mitos que ela oculta debaixo de velhos edifícios, escombros e lagos. Não chega às vias de fato de uma fantasia explícita, mas o gosto pela fantasia é onipresente na obra.

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte II – Segundo Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre

2020 | Meu Ano Cinéfilo (3/4)

Em Meu Ano Cinéfilo, compartilho as sessões de cinema que marcaram 2020, com um pequeno comentário dedicado a cada filme. 

Nesta terceira parte, 30 filmes vistos pela primeira vez no terceiro trimestre do ano. 

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte II – Segundo Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

***

O Anjo (Ernst Lubitsch, 1937)

Retorno de Lubitsch à direção após alguns anos afastado do ofício, por sinal um comeback surpreendente. Embora a estrutura remeta às histórias de adultério e triângulo amoroso típicas do diretor, com idas e vindas entre Nova York e Paris, o autor sacana dos anos pre-code dá espaço a outro mais amargo e melancólico, enfatizando a inexorável passagem do tempo e extraindo sentimentos devastadores de cada não dito e dos closes no rosto inigualável de Dietrich.

Aquele que Sabe Viver (Dino Risi, 1962)

A ascensão europeia durante o milagre econômico, nos anos 1950, retratada sob um equilíbrio precioso entre humor provocativo e olhar crítico, com ênfase para as transformações comportamentais do período. Um Road movie pelas estradas italianas,  uma corrida desenfreada em busca de felicidade e prazer a qualquer custo – mesmo que se pague com a própria vida. Impossível não associar ao comportamento dos brasileiros nas praias durante a pandemia.

Combate do Amor em Sonho (Raul Ruiz, 2001)

Um dos jogos narrativos mais cerebrais e representativos de Ruiz, especialmente no que diz respeito à estrutura labiríntica perseguida em seus roteiros. Nove histórias que tomam pontos de partida distintos e, através de elementos compartilhados, passam a se cruzar e se reproduzir, dando origem a uma teia narrativa gigante e indomável. Novamente, o prazer reside em se perder pelas bifurcações – Ruíz é o anti-Nolan por excelência, nós sempre soubemos disso. 

Companheiros: Quase uma História de Amor (Peter Chan, 1996)

Outra meditação melancólica sobre a passagem do tempo, dessa vez acompanhando um casal de amantes no avançar de uma década. Encontros e desencontros ao redor do globo, sentimentos reprimidos, momentos desperdiçados e verdades dolorosas guardadas a sete chaves. Devastador, se um tanto mais esperançoso que o filme de Lubitsch. Ainda assim, caso alguém faça uma sessão dupla com os dois, é recomendado separar grana para uns 10 anos de análise. 

Cuidado Madame (Júlio Bressane, 1970)

O fim da civilização ocidental é um filme da Belair. O cenário é o Rio de Janeiro pós-ocupação militar, com relações de classe arraigadas, apartamentos e roupas burguesas sendo manchadas de sangue pelas empregadas. Impossível um filme ser mais brasileiro do que isso, mas as imagens encontradas por Bressane me remeteram o tempo todo aos giallos italianos que passavam a ocupar cada vez mais os cinemas europeus no início da década de 1970.

Dez Céus (James Benning, 2004)

O ápice do cinema estruturalista e observacional de Benning? Possivelmente. Através do olhar e da câmera do diretor, contemplamos o efeito do sol nas cores do céu, a movimentação das nuvens, os sons e o silêncio da terra. O plano final é seguramente um dos mais bonitos já filmados por qualquer ser humano, um enorme ensinamento sobre o tempo e a contemplação da natureza. 

O Direito do Mais Forte à Liberdade (Reiner Werner Fassbinder, 1975)

Fassbinder em um de seus momentos mais amargos, abandonando o melodrama para narrar um conto áspero de danação e tragédia anunciada. O protagonista, interpretado pelo próprio diretor, é um homem pobre e homossexual que inicia uma relação com o filho de um burguês e, logo após se juntarem, finalmente realiza o sonho de ganhar na loteria. Como burguês não pode sentir cheiro de dinheiro, é claro que as coisas a partir desse ponto ficam bem complicadas. 

Elogio ao Amor (Jean-Luc Godard, 2001)

Godard na virada do milênio, com um pé em cada século. Legítima arte de vanguarda, portanto, dificílima de representar em palavras. Demorei alguns anos para ver por pura burrice. É um filme fundamental para investigar o que Godard havia feito antes e o que faria depois – não me lembro de outro filme dele que dialogue tão intimamente tanto com Acossado quanto com Adeus à Linguagem. Certamente um filme para se retornar muitas vezes.

Os Espiões (Fritz Lang, 1928)

Superior ao mais famoso clássico mudo de Lang, Metrópolis, pelo equilíbrio que encontra entre a construção visual elaborada dos cenários, que fizeram a fama do período expressionista do diretor, e a fruição dos planos e das cenas. Precursor do que se conhece hoje por filme de espiões, fazendo ótimo uso dos recursos do gênero – persuasão, segredos e mentiras, códigos, informações veladas e plot twists. Ainda conta com um final memorável em cima de um palco de teatro.

First Cow (Kelly Reichardt, 2019)

A colonização da América selvagem, período representado brilhantemente no cinema estadunidense pelo ciclo faroeste, é mais uma vez reescrita por meio do olhar minimalista e contemplativo de Reichardt. Poucos personagens, raros elementos de cena (uma cabana, um rio, uma cerca, uma vaca, alguns bolinhos), porém suficientes para colocar em xeque as filosofias que tornam a vida no continente americano cada vez mais difícil e desigual. 

Frágil Como o Mundo (Rita Azevedo Gomes, 2001)

A arte de Rita em seu momento mais desafiador, conjugando um intenso desejo por poesia com experimentalismo visual e narrativo. Cada frase entoada como se fosse o mais importante dos versos, cada imagem elaborada como se fosse a última imagem do mundo. Que diante de tamanha pretensão ela saia com uma pequena obra-prima repleta de sentimentos, fantasia e paixão, talvez seja a prova suprema da genialidade dessa portuguesa.

A Grande Jornada (Raoul Walsh, 1930)

Visto hoje parece um nível abaixo das grandes obras de Walsh, cineasta que aperfeiçoou seu estilo ao longo da carreira. Ainda assim é um projeto grandioso e fundamental, que abriria um leque de possibilidades estéticas e narrativas para a transmutação dos mitos da colonização do oeste ao cinema. Filmado em 35mm e 70mm, um experimento audacioso para a época e que rende belíssimas imagens na versão 70mm, bitola que se consolidaria no mercado décadas mais tarde. 

The Hart of London (Jack Chambers, 1970)

Um dos ápices das técnicas cinematográficas experimentais consolidadas pela geração do New American Cinema na NY de 1960 (Brakhage, Mekas, Wharol e cia – embora Chambers seja canadense, estava em total diálogo com esse cinema). Explora a sobreposição de películas, alta exposição de luz, impressionismo visual, abstração narrativa, alternando ciclos de morte e vida por meio de imagens explícitas, que vão do abate de animais ao parto de um bebê. 

O Homem dos Olhos de Raio-X (Roger Corman, 1963)

Só os deuses enxergam tudo”? Na linha de ficções-científicas como O Homem Invisível, a história de um homem que quer testar a ciência até seu limite – ou até descobrir que o limite a ser testado, se existir, pode estar longe demais e não permitir mais volta. O melhor filme de Corman visto até hoje, uma fusão de conceitos filosóficos, existenciais, religiosos e morais em torno de uma história sci-fi bagaceira com apenas 80 minutos. O final na igreja no meio do deserto é brilhante.

O Homem do Planeta X (Edgar G. Ulmer, 1951)

Ficção-científica B com narrativa slow burn, Ulmer tira leite de pedra de um orçamento muito enxuto. Imagino que alguns encontrarão dificuldades de se conectar com a obra devido à sua paupérrima produção. Para quem não se importar com isso (ninguém deveria se importar, é verdade), o filme faz absolutamente tudo que os fãs de Under the Skin costumam argumentar para elogiar o filme, porém com muito mais concisão e força dramática. 

A Ilha dos Mortos (Mark Robson, 1945)

A parceria de Val Lewton com Jacques Tourneur costuma ser mais lembrada (com razão, convenhamos), porém os filmes dirigidos por Mark Robson durante o breve ciclo de horror produzido por Lewton também são ótimos. A Ilha dos Mortos não chega ao nível de O Navio Fantasma, mas traz Karloff num papel que explora muito bem suas feições estranhíssimas, além de uma história envolvente, com pessoas em quarentena enquanto uma praga dizima a população de uma ilha Grega. 

Louisiana Story (Robert J. Flaherty, 1948)

Diretor do antológico Nanook, o Esquimó, Flaherty deixou uma obra breve mas fundamental para o cinema etnográfico, mesclando o caráter documental das imagens captadas in loco com uma fabulação extremamente inventiva em torno dos seus objetos. Nenhum filme subsequente chegou ao nível da obra-prima que é Nanook, o Esquimó, mas são ótimos mesmo assim. Louisiana Story traz um moleque cuja vida idílica em um pântano remoto é transformada com a chegada do progresso.   

Meu Pretzel Mexicano (Nuria Giménez, 2019)

Projeto que remete aos conceitos de Orson Welles sobre o verdadeiro e o falso na arte, quase um cruzamento entre F For Fake e o póstumo The Other Side of the Wind. Aproveitando uma série de rolos de película resgatados de um sótão empoeirado, contendo registros de viagens dos seus avós, Giménez reconstrói com inventividade as personagens e histórias filmadas, aproveitando de modo excepcional o material base (que por si só já era maravilhoso).

Morte no Inverno (William Richert, 1979)

Um ano antes de Brian de Palma encerrar em definitivo a década das ficções políticas conspiratórias com Blow Out, Richert entregava um dos exemplares mais curiosos desse ciclo. Talvez o mais próximo que o cinema chegou do que Pynchon fazia naquele mesmo período com a literatura, sendo a política e a paranóia nacionalista as molas propulsoras de um humor corrosivo, por vezes absurdo, destilando veneno contra todo o sistema político e econômico dos EUA.  

Mortos Que Caminham (Samuel Fuller, 1962)

À altura de Merrill’s Marauders, Fuller já havia realizado uma série de filmes de guerra realistas e brutais (The Steel Helmet, Fixed Bayonets, Verboten!), mas nunca em cores tão vivas e com uma janela de aspecto tão amplo (foi um dos autores que imediatamente entenderam tudo sobre o cinemascope). Para quem conferiu a ótima cópia restaurada de Big Red One exibida pela Netflix, é uma ótima pedida para se aprofundar no olhar detalhista de Fuller sobre o combate.  

Nostos: O Retorno (Franco Piavoli, 1989)

Um dos épicos definitivos da história da humanidade, A Odisseia, em uma de suas releituras mais abstratas e austeras. Profusão de imagens construídas com rara beleza. Luzes, cores, corpos e elementos da natureza conjugados em uma série de planos estáticos que mais se assemelham a pinturas. Sobre voltar para a casa depois da batalha e todo o peso carregado nos ombros após ela.

A Saga de Anatahan (Josef Von Sternberg, 1953)

Objeto estranho e fascinante desde a sua concepção. Produzido no Japão, o último filme de Sternberg recria um microcosmo da civilização em uma ilha tropical, com sua selva sendo inteiramente reconstruída em estúdio. Um grupo de náufragos é levado a adorar e disputar a única mulher da ilha, originando uma série de conflitos, relações de desejo e poder que colocam em questão os princípios da civilização – e o artificialismo dos cenários deixa tudo ainda mais intrigante.  

Sétimo Céu (Frank Borzage, 1927)

Uma obra-prima que ressalta a arte do cinema mudo como suprassumo da narrativa visual. É um melodrama sobre esse casal unido literalmente pela sarjeta, uma relação que avança para os arranha-céus de Paris e é completamente transformada pela eclosão da Primeira Guerra. Borzage em pleno domínio dos recursos narrativos disponíveis à época, desde os planos gerais à montagem paralela e o close. 

Sócrates (Roberto Rossellini, 1971)

Parte do projeto de cinebiografias sobre pensadores e figuras históricas que Rossellini desenvolveu para a TV italiana nos anos 1960 e 1970, apresenta Sócrates em sua luta contra uma sociedade democrática com estruturas de poder totalitárias, encarando falsas acusações e tribunais pouco interessados pela dialética platônica e o diálogo socrático. Revisitar as complexidades da antiguidade é a certeza de encontrar muitas pontes com o Brasil de 2020.

Sympathy for the Underdog (Kinji Fukasaku, 1971)

Desconheço se há influência direta (pelo que me lembro, Scorsese estudava o cinema japonês à época), mas a descrição visual das ruas noturnas de Tóquio, a fotografia contrastada com fortes tons neons, a violência gráfica e a raivosa cena final remetem a uma versão nipônica de Taxi Driver. Independente de ter ou não influenciado o clássico da Nova Hollywood, é mais um excelente filme de crime urbano setentista, com todos os elementos fascinantes dessa década. 

中孚 61. A Verdade Interior (Sofía Brito, 2019)

A menção deste filme na lista contempla também o Telemundo, projeto de Benning do qual Sofia documenta os bastidores – Benning já está listado mais acima, inviabilizando a citação dupla. De todo modo, o filme da Sofía tem um fascínio próprio: o encantamento genuíno que demonstra por Benning, ao ponto de perder o fio enquanto o observa divagar sobre seu filme, sobre si, sobre o mundo. Uma presença tão iluminada que bagunça as coisas. 

A Última Fuga (Richard Fleischer, 1971)

O noir americano transportado para outro tempo e espaço (os anos 1970, as estradas do interior de Portugal). O personagem de Scott poderia figurar em qualquer lista de grandes protagonistas dessas histórias de motoristas outsiders que correm em direção à auto-destruição. É um filme menos lembrado hoje do que seus pares do período, como o superestimado The Driver do Walter Hill, mas não deve nada a nenhum deles. 

A Última Gargalhada (F. W. Murnau, 1924)

A derrocada de um homem pomposo e arrogante, confortável numa posição social que lhe confere um mínimo de poder – até que subitamente perde tudo o que acredita possuir. A perícia e inventividade técnica são habituais nos filmes de Murnau, mas a transformação do personagem de Emil Jannings ainda assim é visualmente surpreendente (aqueles planos subjetivos…) e tornam este uma grande pérola do Expressionismo Alemão. 

Violência e Paixão (Luchino Visconti, 1974)

Visconti filmando uma história inteira dentro de um apartamento, centrado nos dramas íntimos das personagens enquanto sobrepõe ideais da aristocracia conservadora com a rebeldia da juventude nos anos 1960/70. Exemplar em como se debruça sobre o micro para desvendar o macro, e nisso lembra obras-primas como O Anjo Exterminador, de Buñuel, e O Criado, de Losey, sem jamais perder a assinatura inconfundível do autor.

Wolfram – A Saliva do Lobo (Joana Torgal e Rodolfo Pimenta, 2010)

Wolfram cresce quando comparado, por exemplo, a Mascarados. Ambos se assemelham em cenário (mina, pedreira) e na investigação sobre o trabalho braçal. Porém, enquanto em Mascarados a câmera é seduzida por qualquer oportunidade de comentário sociológico, em Wolfram concentra-se rigorosamente sobre a matéria do trabalho, lapidando com esmero cada imagem até erigir uma verdadeira escultura – da qual os méritos são sobretudo estéticos. O restante vem a reboque.

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte II – Segundo Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

2020 | Meu Ano Cinéfilo (2/4)

Em Meu Ano Cinéfilo, compartilho as sessões de cinema que marcaram 2020, com um pequeno comentário dedicado a cada filme. 

Nesta segunda parte, 30 filmes vistos pela primeira vez no segundo trimestre do ano. 

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

***

Amor Sem Barreiras (Hal Ashby, 1970) 

Filme de estreia de Hal Ashby e projeto embrionário para tendências estéticas que se estabeleceriam no cinema americano ao longo da década de 1970, materializadas na fotografia carregada em sombras e contrastes de Gordon Willis. A tela é preenchida por contrastes sociais, de etnias e visões políticas, além de pequenas histórias ambientadas em guetos novayorkinos, articuladas pelo olhar de um playboy aprendendo a ver o mundo fora de sua mansão.

As Aventuras de Robinson Crusoé (Luis Buñuel, 1954)

Costuma ser lembrado como um trabalho menor na filmografia de Buñuel. É na verdade uma grata surpresa, mais complexa e valiosa do que sugere sua reputação. Um projeto financiado com grana norte-americana e inspirado num clássico da literatura europeia, porém adaptado por um latino ao mesmo tempo iconoclasta e devidamente respeitoso com as tradições. Publiquei comentário mais longo sobre o filme aqui no blog

O Bando das Quatro (Jacques Rivette, 1989) 

Daqueles jogos rivettianos deliciosos em torno dos mistérios da encenação e da encenação dos mistérios. Cruzamento entre a dramaturgia teatral estudada e exercitada pelas personagens e a cosmologia fabular do diretor, conjugando o realismo e o fantástico sem deixar de ser, ao mesmo tempo, ambas as coisas. Se existe um lugar que eu realmente gostaria de habitar é a Paris reimaginada pelo cinema de Rivette em filmes como Duelle, Le Pont du Nord e este.

Bird (Clint Eastwood, 1988)

Um dos trabalhos mais perturbadores de Eastwood, pelo modo como retrata o negro na sociedade americana e a própria figura do artista, um indivíduo engolido pela engrenagem do entretenimento e regurgitado por ela quando não lhe serve mais. A interpretação de Forest Whitaker é daquelas que justificam uma carreira e a viagem do personagem à França, lá pela metade da narrativa, comenta perfeitamente a perversidade da indústria musical nos EUA.   

Crônica de uma Criança Solitária (Leonardo Favio, 1965) 

A estreia de Favio lança um olhar dos mais belos e terríveis sobre a vida de uma criança latino-americana vivendo na periferia em uma sociedade fascista. Da marginalidade urbana aos reformatórios, do lúdico à violência, da ilusão de liberdade ao abandono, Favio encontra imagens complexas para construir uma pequena balada autobiográfica e, ao mesmo tempo, universal. Escrevi um artigo sobre o filme na edição Cinema e Revolta da Multiplot

David Holzman’s Diary (Jim McBride, 1967)

A estreia de Jim McBride é uma espécie de documentário de cinema direto filmado pelo protagonista de A Tortura do Medo do Michael Powell. A câmera ao mesmo tempo como um instrumento vital, narcisístico e violento, materializando a subjetividade de um olhar enquanto expõe as fragilidades, a insegurança, o medo, o desejo de ser amado, a solidão de quem não viveria mais nenhum dia sem as imagens mediadas pela câmera. É tão engraçado quanto triste.

Do Outro Lado do Espelho (Jésus Franco, 1973) 

Free jazz, bares decadentes, fantasmas no espelho, erotismo, traumas freudianos, delírios, assassinatos e Emma Cohen. Um combo do melhor que o cinema de gênero espanhol vinha aprontando no início da década de 1970, filmado com a sofisticação habitual de Franco – um dos cineastas que melhor conjugam poesia e perversão e uma filmografia para a qual vale retornar com frequência (e o cara fez mais filme que o John Ford, dá pra voltar muitas vezes).       

É Tudo Verdade (Orson Welles, 1942) 

Hoje em dia tornou-se fácil acessar o que restou do filme perdido de Orson Welles produzido no Brasil em 1942, principalmente com o lançamento do documentário sobre a produção no Box O Cinema de Orson Welles (Versátil). O doc pouco faz além de contextualizar os fatos, mas traz todas aquelas imagens captadas por Welles no litoral atlântico, encenando a rotina das comunidades de pescadores, que seguem das mais brilhantes filmadas no Brasil até hoje.  

A Estrada da Vida (Federico Fellini, 1954) 

A preferência pela fase neorrealista de Fellini, especialmente entre Os Boas Vidas e A Doce Vida, se confirma com essa fábula melancólica ambientada nas estradas italianas do pós-guerra, com seus artistas itinerantes e duras vidas materializadas em uma relação complexa de dependência. Relata-se que o personagem de Quinn espelha as próprias angústias de Fellini no período, o que ainda atribui ao filme uma carga autorreferencial e masoquista.  

Fora das Grades (Nicholas Ray, 1955)

Western melodramático retomando temas caros aos escritos bíblicos e mitologias europeias, da relação entre mentores e protegidos às escolhas morais e dicotômicas entre o certo e o errado, o bem e o mal. Nas mãos de outro cineasta poderia ser transformado num conto moralista, mas vira uma pequena obra-prima com a sensibilidade de Ray, seu senso espacial único e economia narrativa, sua habilidade em traduzir o peso moral das histórias em imagens poderosas. 

O Fugitivo de Santa Marta (Joseph Losey, 1950) 

Mais que contrabandear questões políticas para dentro de uma estrutura de cinema de gênero, neste aqui Losey literalmente as expõe em tela, retratando a xenofobia e violência de uma pequena comunidade americana em conflito com os ideais de um homem progressista. Seus filmes dirigidos na Europa costumam ser mais lembrados, mas a sequência dos primeiros anos do diretor nos Estados Unidos é também avassaladora. 

Isole di Fuoco (Vittorio de Seta, 1954) 

Um destaque dentre os fabulosos curtas filmados por Vittorio de Seta em viagens pelo interior da Itália na década de 1950. Dez minutos de imagens arrebatadoras registradas em uma comunidade agrária próxima ao litoral, numa conjugação das forças de trabalho dos homens com as forças imprevisíveis da natureza. Ventos, folhagens, ondas e vulcões jamais foram filmados com a mesma magnitude.

Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 1969)

Modernismo, antropofagia e o Brasil pós AI-5 revirados do avesso. Joaquim Pedro atualiza a obra de Mario de Andrade criando um dos filmes mais delirantes do cinema popular brasileiro, um caleidoscópio de formas e tons que vai do naturalismo à sátira ao kitsch ao puro escárnio. Pode ter rendido muitos vícios estéticos e dramaturgicos posteriormente desgastados pela TV brasileira, mas isso de forma alguma tira o brilho do filme.  

Mãe Solteira (Ida Lupino, 1949) 

Lupino estreando na direção ao assumir o posto de Elmer Clifton, que adoecera durante as filmagens, contando uma história de desgraça feminina numa sociedade machista. Filme que aproxima a maternidade da loucura, com a mulher gestando uma criança bastarda em meio ao moralismo do pós-guerra. A cena do parto, em especial, impressiona por sua câmera subjetiva e iluminação expressionista, transformando a ação num fragmento de filme de horror.

Martha (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

Um conto de aterrorizante humor negro, um humor que dificilmente encontra-se igual fora da obra de Fassbinder. Sintetiza bem a complexidade do trabalho do diretor, ao mesmo tempo à sombra do revisionismo histórico (as inúmeras relações com o nazismo materializadas na violência do homem ariano contra a esposa, a construção visual homenageando Douglas Sirk) e apontando caminhos ainda inexplorados pelo cinema alemão.    

Objeto Misterioso ao Meio-Dia (Apichatpong Weerasethakul, 2000)

Filme ensaístico que explora as potências do registro documental, da fábula, da força do relato oral e das histórias geradas e transmitidas por pequenas comunidades. Em suma, um exercício livre e surpreendente sobre o ato de contar histórias. Revela logo em sua estreia um cineasta de uma sensibilidade muito particular, desde então constantemente imitado mas até então raramente superado. 

Nas Águas do Rio (John Ford, 1935) 

Terceira colaboração de Will Rogers e Ford, comédia sobre intolerância e injustiça social muito ágil e engraçada, com um tom até mesmo incomum para o diretor – mais próximo de Hawks do que o habitual. Basta mencionar que, a certo ponto da história, Rogers queima um museu de cera com personalidades históricas americanas para alimentar o motor de um barco à lenha durante uma insana corrida náutica. 

Nuits Rouges (Georges Franju, 1974) 

O último filme de Franju homenageia os thrillers silenciosos de Louis Feuillade (Fantômas, Les Vampires, Judex), numa brilhante combinação de elementos anacrônicos e modernos. Emula o senso de aventura fantasiosa do cinema silencioso ao mesmo tempo em que retrata Paris com todos os tiques paranóicos da Guerra Fria. Piratas, tesouros, espiões e câmeras ocultas coabitam um mesmo universo de puro amor pela ficção.  

Quem a Viu Morrer? (Aldo Lado, 1972) 

Aldo Lado dirigiu apenas dois giallos nos anos 1970, O Segredo das Bonecas de Vidro e Quem a Viu Morrer?, ambos ótimas obras do gênero ambientadas em cidades medievais. Enquanto o primeiro imagina um universo secreto de perversões em Praga, neste aqui Aldo Lado retorna com o mesmo fim à cidade de sua infância, Veneza. Há uma série de cenas memoráveis, especialmente os assassinatos, com uma assinatura visual simples mas muito bem elaborada. 

O Segredo Íntimo de Lola (Jacques Demy, 1969) 

Demy é convidado para filmar em Hollywood e invade a indústria do cinema com a bagagem de uma década de Nouvelle Vague francesa, carregando junto as imagens de suas obras anteriores, seu senso de fantasia, a melancolia e a poesia do seu olhar para o cotidiano, investigando a cidade dos sonhos em toda sua beleza – para além da indústria do cinema. Um dos filmes mais singelos de Demy, sobre o qual publiquei um comentário mais longo aqui no blog.  

Sibyl (Justine Triet, 2019)

As protagonistas de Triet são mulheres relativamente bem sucedidas em suas profissões mas com um pé no desastre em suas escolhas. Em Sibyl, a psicoterapeuta encontra na nova paciente uma oportunidade para mergulhar numa história envolvente que servirá de inspiração para seu novo romance, tão envolvente que ela própria embarca em um jogo de encenações e metaficções que a desloca de analista a cúmplice, de narradora a protagonista de sua própria teia narrativa.

O Teto da Baleia (Raúl Ruiz, 1982)

Ruíz, o cineasta latino em exílio na Europa, e os antropólogos europeus que viajam à Patagônia argentina para estudar uma língua indígena prestes a ser extinguida – mas quem absorve com facilidade a linguagem do estrangeiro são os índios, que consomem a cultura europeia até as entranhas. O Teto da Baleia envereda por diferentes caminhos até chegar a um ponto em que seu enredo se estilhaça e cada cena revela novas ideias independentes e maravilhosas.  

Tiger Shark (Howard Hawks, 1932) 

O que dizer sobre um Hawks pre-code que abre com um homem sendo devorado por tubarões, numa cena filmada in loco e encenada com animais verdadeiros? Sobre trabalhos perigosos e como estes homens levam suas vidas diante dos riscos da rotina. Alguém sempre fica pelo caminho, sonhos são amputados ou devorados, o dever se confunde com a loucura. Essencial para fãs de Hatari!, para mencionar um filme mais famoso do diretor intimamente ligado a este. 

Tocaia no Asfalto (Roberto Pires, 1962) 

Importante marco do cinema novo, esse clássico baiano é um dos melhores exemplares de cinema policial produzidos no Brasil. Uma trama que mescla coronelismo, corrupção política, assassinatos de aluguel e toda sorte de problemas sociais que afligem o país desde sua colonização. A construção formal é poderosa, a começar pela extraordinária abertura em um pequeno bar no calor infernal do sertão, até as ótimas cenas de tocaia e perseguição do ato final.  

Três Mulheres (Robert Altman, 1977)

Um diretor com quem venho me reabilitando, embora ainda pouco interessado pelos mirabolantes painéis multiplots. Dentre as atualizações de gêneros propostas por Altman na década de 1970 esta pareceu ser uma das melhores (ao lado do western McCabe & Mrs Miller e do neo-noir O Perigoso Adeus). Um drama psicológico que flerta com o surreal, numa brincadeira com a estrutura do thriller que joga com Persona de Bergman até se aproximar ao David Lynch pós-Estrada Perdida. 

Umbracle (Pere Portabella, 1972)

Estreando como colaborador do Estado da Arte, produzi um artigo em torno dos filmes de Pere Portabella realizados durante o franquismo, no qual escrevo mais sobre essa obra-prima. Umbracle apresenta a inventividade de Portabella em toda sua potência, articulando uma série de registros (ficção, documentário, ensaio, entrevistas, poesia, colagens, homenagens, metalinguagens) em um tour de force formal que transforma a Espanha fascista num legítimo cenário de horror – e o cinema num verdadeiro instrumento de emancipação do olhar.

Vento do Leste (Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Gérard Martin, 1970)

Manifesto crítico (e autocrítico) em duas partes, a primeira sobre as esquerdas, os soviéticos, ideologias e Maio de 68, a segunda resgatando emblemáticos signos norte-americanos, de índios a militares à indústria do cinema, para repensar o imperialismo e a consolidação do sistema capitalista. E tem Glauber Rocha, o cineasta do Terceiro Mundo, indicando qual é o caminho do cinema político. As encruzilhadas do mundo de 1970 se encontram em um mesmo filme.

A Viagem da Hiena (Djibril Diop Mambéty, 1973)

O “Pierrot le Fou senegalês” é precisamente o que a alcunha sugere. Mambéty apropriando a linguagem do colonizador para narrar o sonho do colonizado de atravessar o mar e pertencer ao continente do explorador. Como no clássico godardiano, a fuga tem fins terríveis e alguns corpos explodem pelo caminho. Com justiça um clássico do continente africano, suas imagens e cores saturadas dificilmente serão esquecidas.  

Vitalina Varela (Pedro Costa, 2019)

Costa alcançou uma depuração formal tão fabulosa que cada plano se torna uma pintura, mas suas imagens jamais seriam tão fortes se não estivessem vinculadas a um projeto de cinema dos mais contundentes da sua geração. Acompanhar a rotina de Vitalina, mergulhar em sua intimidade, acessar junto dela a luz vibrante do sol banhando um triste funeral após terríveis noites de dor, é das experiências mais reveladoras do cinema recente.

Parte I – Primeiro Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

2020 | Meu Ano Cinéfilo (1/4)

Um exercício para tentar manter a sanidade durante o período de quarentena. Listo e comento abaixo 30 destaques das minhas sessões de cinema no primeiro trimestre, divididos em duas seleções: Descobertas, com filmes produzidos ao longo de toda a história do cinema, e Novos Olhares, onde estão as produções que estrearam em 2020 nos cinemas e filmes com até três anos de existência.

Parte II – Segundo Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

DESCOBERTAS
(em ordem alfabética)


A Árvore, o Prefeito e a Mediateca
(Éric Rohmer, 1993)

Diretor de uma regularidade inigualável, Éric Rohmer faz aqui um dos seus filmes mais políticos. Expõe em tela diferentes ideologias, visões e perspectivas sobre temas complexos (política, jornalismo, ecologia, sociologia, arquitetura, modernidade), criando personagens respeitosos, ponderados e inteligentes independente de quais sejam as suas convicções. Um verdadeiro estímulo ao debate e um antídoto à era da pós-verdade, onde a ironia e as fake news são as principais armas de uma guerra de narrativas medíocre.


Ainda Resta uma Esperança
(John Schlesinger, 1962)

Esteve recentemente em cartaz no Mubi, em uma retrospectiva sobre o início da carreira de Schlesinger. É um representante legítimo do kitchen sink drama, ou “realismo na pia da cozinha”, movimento que marcou as artes britânicas na década de 1960, protagonizado por jovens trabalhadores dos subúrbios, explorados pela sociedade industrial. Não vi os demais filmes da retrospectiva, mas a abordagem franca sobre tabus sexuais e sociais torna este um filme notável.

A Maldição da Pantera Negra (Robert Wise e Gunther von Fritsch, 1944)

O que fazer quando lhe é designada a missão de filmar a sequência de um grande filme? Encontrar nas entrelinhas do original caminhos inexplorados para produzir outro grande filme. O que surpreende aqui é justamente como a obra dá continuidade à mitologia do clássico de Jacques Tourneur enquanto propõe uma abordagem inovadora, que resgata essa mitologia para reestabelecer todo um ato de fé nos mecanismos da fábula e no poder da imaginação.

Amsterdamned (Dick Maas, 1988)

Produção holandesa ambientada na até então pacata Amsterdã, combinando elementos de gêneros italianos como o giallo e o poliziesco, com uma série de assassinatos que vão transformando os pontos turísticos da cidade em uma experiência terrível para os turistas. É tão prazeroso e inusitado quanto a descrição faz parecer. Tem serial killer fantasiado, assassinatos, ação movimentada e uma extraordinária perseguição de barco pelos canais da capital holandesa.

Cuadecuc, Vampir (Pere Portabella, 1971)

Pere Portabella acompanha o set de Conde Drácula, adaptação de Jesus Franco para a clássica história de vampiros de Bram Stoker. O que teoricamente seria um registro documental dos bastidores torna-se uma reinvenção da mesma história sob a forma de ensaio fílmico, reconstituindo a narrativa e o processo de encenação do filme por meio de imagens inebriantes, captadas em um preto e branco ultra contrastado (efeito obtido com a utilização de película de som 16mm no lugar da tradicional película para imagens). É uma experiência fabulosa.

Duvidha (Mani Kaul, 1973)

Histórias de amor post-mortem são irresistíveis. Duvidha é uma versão cinematográfica moderna de um conto folclórico indiano, com fantasmas e duplos e mulheres enfrentando tabus ancestrais, porém evocando uma sensação de ausência fortíssima por boa parte da ação estar registrada em imagens estáticas ao invés das tradicionais imagens em movimento do cinema, o que atribui ao próprio filme uma condição fantasmagórica.

Gideon of Scotland Yard (John Ford, 1958)

Projeto incomum na filmografia de John Ford, um policial urbano com olhar satírico para a cultura britânica e o ritmo de vida das metrópoles. Enquanto a descrição visual dos ambientes parece extraída de um set do Hitchcock, a dinâmica de trabalho dos policiais tem um delicioso toque hawskiano. Uma daquelas narrativas a day in a life com múltiplos e surpreendentes acontecimentos decorridos em um breve período de tempo.

Hanyo, A Empregada (Kim Ki-young, 1960)

O cinema coreano ganhou notoriedade mundial após o Oscar de Parasita; é um momento oportuno para conhecer algumas obras clássicas da cinematografia do país referenciadas por Joon-ho Bong. A mais óbvia delas é este Hanyo, A Empregada, que reflete o mesmo jogo de poder perverso entre patrões e empregados, a mesma estrutura milenar de subserviência sendo desmontada através da modulação de gêneros distintos (horror, drama, thriller, comédia).

House of Games (David Mamet, 1987)

Estreia do roteirista David Mamet na direção, lançada no mesmo ano de Os Intocáveis, de Brian de Palma, um de seus roteiros mais famosos. Enquanto no outro o protagonismo policial tem um toque de moralismo institucional, este aqui é bem mais centrado na adrenalina provocada pelo crime, com uma psiquiatra escritora se deixando absorver por uma intriga que a ensina os mecanismos amorais do ato criminoso.

Hitch Hike (Pasquale Festa Companile, 1977)

Um entre tantos filmes italianos que estão surgindo no catálogo da Amazon Prime (listei aqui 150 dicas de filmes disponíveis na plataforma). Dirigido por Companile, roteirista de dois grandes filmes de Luchino Visconti (O Leopardo e Rocco e Seus Irmãos). Um road movie à italiana pelas estradas da Califórnia, repleto de violência e plot twists, incluíndo também um incisivo núcleo de vingança feminina contra a brutalidade machista.

Justiça Injusta (Cy Endfield, 1950)

Noir que usa como ponto de partida o mesmo caso real adaptado por Fritz Lang no clássico Fúria. Dificuldades financeiras que levam um homem comum a cometer um ato ilícito que tomará proporções alarmantes, provocando uma onda de linchamentos e descontrole em massa. Assim com outros filmes do estilo (o próprio Fúria e Consciências Mortas devem ser os mais famosos), expõe um comportamento violento que segue muito presente em nossas relações sociais (é um grupo de Whats app a céu aberto aquele final…).

Murder Obsession (Riccardo Freda, 1981)

Último filme do mestre Freda, um dos precursores do horror italiano. É uma combinação de elementos do giallo e do horror gótico, com uma história banal sustentada por algumas ótimas sequências. O destaque vai para as passagens de sonhos e delírios ambientadas nos porões de uma mansão repleta de segredos ocultos, nas quais Freda explora toda sua habilidade de artesão visual com uma atmosfera gótica e hábil modulação do fantástico.

Na Cidade Branca (Alain Tanner, 1983)

Um marinheiro desertor abandona seu navio e escolhe um quarto qualquer em uma hospedaria de Lisboa, passa os dias vivendo uma vida em suspensão, explorando a cidade com sua câmera portátil, registrando pequenos fragmentos cotidianos, flertando e vivendo novos amores – até onde o dinheiro permitir. As imagens finais são das mais bonitas que vi recentemente. Sobre aprender a contemplar a beleza do mundo mesmo nas situações mais adversas.

Nausicaä do Vale do Vento (Hayao Miyazaki, 1984)

A essa altura todos já devem saber que a Netflix disponibilizou boa parte do acervo do Studio Ghibli, incluindo os principais filmes de Miyazaki. Animação nunca foi uma preferência pessoal, mas as de Miyazaki são realmente impressionantes pelo equilíbrio entre a inventividade formal e uma fabulação muito rica, criando alegorias sobre temas extremamente humanos e delicados. Nausicaä é um libelo pacifista com uma sensibilidade que só poderia vir da cultura japonesa.

DESCOBERTAS_moinhopedras

O Moinho das Mulheres de Pedra (Giorgio Ferroni, 1960)

Destaque da coleção de horror gótico italiano lançada recentemente pela Versátil. Ambientado no interior da Holanda, com suas paisagens rurais e moinhos de pedra, trazendo elementos fantásticos que dialogam com as produções de Bava, Freda e Margheriti do mesmo período. O conceito geral é ótimo e permite a exploração de signos visuais muito potentes, com destaque para as mulheres transformadas em manequins de pedra que preenchem o cenário e dão corpo ao mistério central.

Palombella Rossa (Nanni Moretti, 1989)

Uma discussão sobre os rumos da esquerda italiana após a queda do muro de Berlim, uma expurgação de traumas e neuroses pessoais. A arena de pólo aquático de um clube privado vira um palco público onde políticos, historiadores, psicanalistas, cineastas e atletas expõem as feridas de um país à beira da loucura. A participação especial do Raul Ruíz e aquela cena inacreditável com a arena parando para assistir ao final de Doutor Jivago na TV são absolutamente geniais.

Pieces (Juan Piquer Simón, 1982)

Assassino monta um quebra-cabeças desmontando corpos femininos. O título do filme já é dos mais literais possíveis, e a história segue a mesma literalidade considerando que o que move a narrativa é o encadeamento entre uma set piece grotesca e outra, com um serial-killer encontrando novas e inventivas maneiras de fatiar cadáveres. A enxurrada de sangue e vísceras remete a O Massacre da Serra Elétrica, com menos substância mas muita diversão.

Rapado (Martín Rejtman, 1992)

Filme importante para a geração do novo cinema argentino que ascendeu na década de 1990, influenciando o trabalho de cineastas como Lucrecia Martel e Lisandro Alonso. Martín Rejtman merece maior crédito fora do seu país e esta é uma bela porta de entrada para conhecer o trabalho do diretor, suas pequenas histórias cotidianas com jovens que crescem buscando formar uma identidade em um país cheio de incertezas.

11×14 (James Benning, 1977)

Estreia e síntese do projeto de cinema de James Benning. A estrutura é metódica e evidencia um caráter formalista, expondo logo no título um detalhe técnico dos fotogramas. Porém, são imagens que não se fecham em seu dispositivo, compreendem em si uma coleção de signos que refletem um olhar ao mesmo tempo crítico e atento para os EUA, enquadrando em suas imagens as paisagens e as vidas que caracterizam a América.

20.000 Léguas Submarinas (Richard Fleischer, 1954)

Aventura clássica com um senso de fantasia e encantamento cada vez mais raro no cinema hollywoodiano, ainda mais o dessa geração Marvel/DC (possivelmente a pior fase do cinema popular em todos os tempos). Cenários e enquadramentos impressionantes, não apenas materializando como também potencializando a visão imaginativa da história de Julio Verne, por si só já uma grande história com seu inesquecível capitão e exército subaquático em busca de vingança.

NOVOS OLHARES

(em ordem alfabética)

A Telenovela Errante (Raul Ruíz e Valeria Sarmiento, 2017)

A montadora Valeria Sarmiento, ex-esposa e companheira de trabalho de Raul Ruíz, vem recuperando alguns filmes engavetados do falecido cineasta chileno. Este é o que sobrou do exercício de um workshop ministrado por ele, brincando com a linguagem popular das telenovelas para devolver um olhar sarcástico sobre a política e a cultura chilena (mas dialogando com toda a América Latina). Um filme incompleto, com aquele charme que só os filmes incompletos têm.

Ameaça Profunda (William Eubank, 2020)

Rejeitado por crítica e público quando passou nos cinemas em janeiro, é um sci-fi sem grandes ambições dramáticas porém eficiente, com uma unidade de ritmo e tensão contínua durante seus econômicos 90 minutos, além de um bom senso de progressão na revelação dos mistérios. A ambientação do fundo do mar traz bonitas texturas de luzes e sombras ocultando monstros desconhecidos, e reproduz a mesma ideia de solidão e isolamento das histórias espaciais.

Dark Waters (Todd Haynes, 2019)

A sinopse pode induzir o espectador a pensar que é apenas mais um filme denúncia aos moldes de Spotlight. Na verdade, está mais próximo de um Zodíaco, interessado não apenas na investigação e no trâmite jurídico, mas nos efeitos do caso nos principais envolvidos e a perturbadora espera por justiça – potencializada pelo horror que é viver num mundo formado por conluios inabaláveis entre governos e grandes corporações. A fotografia granulada habitual das colaborações entre Haynes e o fotógrafo Ed Lachman serve muito bem à história.

In My Room (Ulrich Köhler, 2018)

Adão e Eva no pós-apocalipse. Comédia alemã dirigida pelo companheiro de Maren Ade, com um homem e uma mulher sobrevivendo sozinhos pelos escombros da Europa. É um achado, tem sido raras as oportunidades de encontrar no cinema para festivais um filme que arrisca pisar fora do terreno seguro desse meio como este pisa. Comédia existencial onde mesmo num cenário de total devastação a conciliação de desejos é impossível.

Martin Eden (Pietro Marcello, 2019)

Formação e ruína de um escritor socialista durante a Europa do século XX. Dirigido por um cineasta com trajetória antes dedicada ao cinema experimental, é outro que traz um frescor estético, embora ainda lide com a tradicional fórmula ascensão/declínio. Esteticamente é belíssimo, e a elipse que conecta a juventude com a maturidade do protagonista é uma subversão notável dessa fórmula –  não há espaço na obra para os dias de prestígio, só para o sofrimento e a decadência.

O Caso Richard Jewell (Clint Eastwood, 2019)

Em mais uma adaptação de história real sobre heroísmo e justiça, Eastwood reavalia a cultura law and order norte-americana em um conto onde o herói é colocado em dúvida, sofrendo injustiças nas garras do governo e da mídia. O toque de midas, novamente, é o domínio narrativo preciso de Eastwood e seu cuidado ao retratar protagonistas que flertam com valores discutíveis, borrando as barreiras morais dos heróis comumente retratados pelo cinema e ampliando as camadas de percepção sobre sua obra, discutindo temas polêmicos sem perspectivas totalizantes.

O Oficial e o Espião (Roman Polanski, 2019)

A carreira do filme nos cinemas foi interrompida pelo surto de Covid-19, mas já está disponível na internet. É um conto de injustiça que muitos têm relacionado à própria trajetória de Polanski, hoje um foragido. Mas não é aí que reside seu interesse, e sim em como constrói com a habitual sofisticação dos thrillers do cineasta uma história que coloca em cheque a coerência das ações governamentais, militares e da própria justiça, organizações que desde muito tempo detém um poder sobre o indivíduo nem sempre usado para os fins mais justos.

O Traidor (Marco Bellocchio, 2019)

Os holofotes miraram em Scorsese e O Irlandês, mas esse filme irmão italiano merece tanta atenção quanto. Filma a relação entre a máfia Cosa Nostra e a sociedade italiana, entretanto começa como um filme de gângster para se revelar mais à frente algo como uma comédia de tribunal que evidencia as mazelas morais do país, berço do fascismo e de fenômenos políticos como o odiável Berluschoni – que ascenderia logo após o fim da história narrada. A Itália desnudada em um verdadeiro circo de horrores filmado por um mestre veterano.

Retrato de uma Jovem em Chamas (Céline Sciamma, 2019)

Entre a representação do desejo e o desejo pela representação. Duas mulheres apaixonadas trocando olhares e recordações, beijos e imagens, produzindo memórias sobre a cama e sobre a folha de papel. Sciamma filma a intimidade das personagens com uma intensidade notável, refletindo um olhar visivelmente empenhado em expressar o sentimento delas, permitindo que os gestos e olhares das atrizes ditem o ritmo das cenas e os silêncios sejam sempre muito expressivos.

Uncut Gems (Josh Safdie e Benny Safdie, 2019)

Os Safdies potencializam suas neuroses tornando esse filme ainda mais refém da paranoia do protagonista – seu trabalho anterior, Bom Comportamento, já fazia o mesmo em menor medida. Muitos já comentaram, mas é inevitável descrever Uncut Gems como uma experiência física que se compara a um ataque de pânico de duas horas. Presenciamos diariamente o mundo do capital ruindo e toda uma crise de saúde pública sendo resumida a uma discussão sobre economia, mercado e liquidez financeira, ver esse filme durante a quarentena é praticamente uma experiência suicida.

Parte II – Segundo Trimestre
Parte III – Terceiro Trimestre
Parte IV – Quarto Trimestre

Melhores Filmes de 2017: Primeiro Semestre

Breve seleção extraída entre os mais de 200 filmes exibidos no circuito comercial brasileiro de janeiro a junho. Utilizei como base o calendário de estreias disponibilizado pelo Filme B, desconsiderando obras que retornaram às salas depois de já exibidas em seus respectivos anos de lançamento – caso, por exemplo, do monumental Hiroshima Mon Amour. Posições não muito precisas, mas uma força interior sempre me impede de fazer listas em ordem alfabética. Ainda não vi algumas estreias do mês de junho que me interessam, mas dificilmente alterariam as 10 posições da lista – podem entrar posteriormente na seção de recomendações ao final do post. Suponho que pelo menos a metade inicial tenha lugar garantido no Top 10 de 2017.

137653610. Fragmentado (Split; M. Night Shyamalan, EUA, 2016)

Se A Visita trazia um frescor inesperado ao cinema de Shyamalan pela apropriação autorreflexiva e satírica de um recurso saturado como o found footage – recurso frequentemente esnobado por fãs do próprio diretor e do cinema de horror -, não deixa de ser decepcionante que Fragmentado, ao contrário, opere numa esfera muito confortável de fanservice: assume um universo compartilhado para a obra do cineasta (picaretagem do momento em Hollywood), retorna ao suspense de camadas psicológicas facilmente aceito pelo bom gosto institucionalizado – que o legitimou como autor lá em O Sexto Sentido. Apesar de tudo, suas qualidades como fabulador, a força das imagens e a crença no poder da fé e da imaginação são suficientes para sustentar o filme.

the-death-of-louis-xiv-hero9. A Morte de Luís XIV (La mort de Louis XIV; Albert Serra, FRA/PT/ESP, 2017)

O ritmo ditado pelo compasso da morte, a atmosfera letárgica, a imobilidade, os closes nas faces, a carne apodrecendo, o tic-tac do relógio e o espaço claustrofóbico; elementos que nos aproximam dos últimos suspiros de um homem, experimentando tanto a dor do enfermo quanto a angústia dos que esperam. Leaud em interpretação absurda. Filme difícil de entrar, mas cujos fins justificam o estranhamento inicial. O senso de humor com que filma a solenidade monárquica e as ações dos que servem ao rei em seus dias derradeiros também é ouro. – “O Rei morreu” – “Está anotado, Senhor” & “Faremos melhor da próxima vez”.

filsjoseph058. O Filho de Joseph (Le Fils de Joseph; Eugène Green, FRA/BEL, 2016)

Depois de evocar os universos da música, do cinema e da arquitetura, Green retorna ao da literatura. O que inicia com a busca de um jovem pela figura paterna no meio editorial parisiense – com todos os easter eggs e a acidez típica do cineasta na reprodução desse ambiente – transforma-se muito naturalmente em um conto de aspirações literárias anacrônicas, até efetivamente se tornar uma parábola aos moldes bíblicos. Não está à altura de seus grandes trabalhos, mas Green segue um dos diretores atuais mais idiossincráticos e fascinantes.

JW2_D26_6523.cr27. John Wick: Um Novo Dia Para Matar (John Wick 2; Chad Stahelski, EUA, 2017)

Uma narrativa espelhada, duas missões transformadas em frenéticos set pieces de ação. O retorno a John Wick parte da ambição sang-sooniana de oferecer a uma mesma estrutura de ação – o primeiro filme, e principalmente sua minuciosa sequência de invasão à boate – novas possibilidades de encenação, num exercício formal extremamente cuidadoso com os movimentos de câmera, corpos, luzes e cores, e os efeitos que produzem em tela. Um dos melhores trabalhos recentes de encenação da ação no cinema industrial hollywoodiano, que ainda amplifica a mitologia e a força do primeiro filme.

get6. Beduíno (Beduíno; Júlio Bressane, BRA, 2016)

A obra recente de Bressane, o mais jovem dos cineastas, transita pelo que há de essencial no ato de encenar. Beduíno é o corpo, a performance, os gestos, a incidência da luz nas formas e nas imagens. É o estúdio como portal para outros espaços, outros tempos e até mesmo outros filmes. É também o trenzinho que percorre a sala carregando uma câmera digital, passeando entre as pernas da Alessandra Negrini. Se em Educação Sentimental Bressane narrava o fim da película, Beduíno é um prazeroso filme de redescobrimento, novo capítulo de um cinema que nunca cansa de se reinventar.

john from5. John From (John From; João Nicolau, PT, 2015)

Durante as férias de verão, uma mostra fotográfica desperta numa adolescente entediada a paixão pelo novo vizinho fotógrafo. Como se O Espírito da Colmeia fosse reimaginado a partir de um coming of age romântico teen. O cotidiano rotineiro progressivamente preenchido pelas fantasias do primeiro amor, com composições deliciosas e algumas das cenas mais bonitas vistas este ano no cinema. Possui imperfeições formais e estruturais típicas do trabalho de novos cineastas, mas João Nicolau é tão apaixonado pela fantasia que filma – e o filme emana tanto esse amor – que se torna irresistível.

rester-vertical---alain-guiraudie4. Na Vertical (Rester Vertical; Alain Guiraudie, FRA, 2016)

Green, Guiraudie, Rodrigues e Assayas lançaram parábolas este ano, e Na Vertical me parece a mais bem resolvida – em parte por evitar inteligentemente o excesso de espertezas extracampo. Estamos mais uma vez nas paisagens rurais francesas, numa atmosfera nonsense mais próxima de O Rei da Fuga que do thriller Um Estranho no Lago, filme anterior do diretor. Guiraudie subverte estereótipos e cria uma jornada de vida e danação a partir do prazer e da carne. A câmera filma tudo frontalmente: da pegada na genital às próprias genitais à transa ao parto à gerontofilia à morte durante penetração em plano-sequência, sempre alheia aos discursos de gênero corriqueiros – e, na maior parte das vezes, formatados e oportunistas – do cinema dessa década, e mantendo até o fim uma liberdade e uma espirituosidade singulares.
P.S.: “Sodomizou e eutanasiou um velho na frente de seu bebê” é a melhor manchete de jornal ever.

5488253. Toni Erdmann (Toni Erdmann; Maren Ade, ALE/AUS, 2016)

A grande sensação das listas de 2016. Confesso que essa unanimidade gerou em mim uma postura defensiva que o próprio filme foi desarmando a cada novo momento imaginado com brilhantismo – e são muitos, especialmente na segunda metade. Ade possui um olhar extremamente perspicaz para os detalhes e o andamento das cenas; as ações se dilatam, os conflitos centrais diluem-se no tempo, e raramente há uma sequência que não seja concluída com alguma pequena surpresa. É deste fluxo incomum que nascem as principais virtudes de Toni Erdmann, aliado ao humor peculiar com o qual constroi o jogo de encenação entre pai e filha, num gesto impossível de reconciliação entre gerações e valores.

z cidade2. Z – A Cidade Perdida (The Lost City of Z; James Gray, EUA, 2016)

Gray busca inspirações na pintura e em um modelo de jornada conradiana anacrônica para ambientar a selva amazônica como esse espaço idílico de sonho e delírio, imergindo nela homens assolados pelo desejo de reconciliação com as próprias origens. O explorador que entrega sua vida à obsessão por descobrir um novo mundo, pois já não suporta mais o seu. O filho, num misto de ódio e amor ao pai, que aceita essa mesma jornada para finalmente comunicarem o amor um pelo outro. É aquele primor de storytelling, densidade e poesia que esperamos de todo novo Gray.

woman1. A Mulher Que Se Foi (Ang babaeng humayo; Lav Diaz, FIL, 2016)

Pode não ser o grande filme do semestre (who cares), mas foi a sessão mais arrebatadora. Meu primeiro Diaz, e é incrível conhecer o trabalho de bons cineastas diretamente na tela grande. BTW, as três primeiras posições são ocupadas por filmes com mais de 2h20 que aproveitam cada minuto para amplificar suas atmosferas e conflitos – neste são 4 horas dedicadas a isso. Das impressionantes e quase impressionistas imagens noturnas das ruas filipinas aos diálogos (e canções!) exasperantes registrados em planos-sequência, é um mergulho no cotidiano de pessoas envoltas pelas sombras, castigadas pelo passado e vivendo duras consequências de ações de terceiros – seja o Estado, a família ou ex-amores vingativos.

__

Vale a pena ver: Além das Palavras (Terence Davies), Aliados (Robert Zemeckis), Até o Último Homem (Mel Gibson), A Cidade Onde Envelheço (Marilia Rocha), Com os Punhos Cerrados (Ricardo Pretti, Luiz Pretti e Pedro Diógenes), Corra! (Jordan Peele), Manchester à Beira-Mar (Kenneth Lonergan), Martírio (Vicente Carelli), O Ornitólogo (João Pedro Rodrigues), Paterson (Jim Jarmusch), Personal Shopper (Olivier Assayas), A Qualquer Custo (David Mackenzie), Silêncio (Martin Scorsese), A Tartaruga Vermelha (Michaël de Wit)

Meu Ano Cinéfilo (2016)

2016 – The Ultimate Collection

A série mais duradoura do blog – na verdade a única – está chegando à quarta edição. Listo aqui os meus mais belos, emocionantes, deliciosos e crocantes cineminhas do ano, divididos mais uma vez por séculos – a maior lista, com 50 filmes, enumera os favoritos do século XX vistos nos últimos 12 meses; a mais curtinha, dessa vez com apenas 15 filmes, destaca obras do século vigente que não estarão na lista de melhores do ano do circuito nacional, a ser publicada em breve, apenas porque não fizeram parte dele. Singela nota: 2016, o grande ano maldito de nossa história recente, também foi responsável por uma significativa redução no número de filmes vistos (foram 263, contra admiráveis 404 em 2015). Com tempo escasso para frequentar mostras e sessões, quem saiu perdendo foi a produção recente – o home cinema, quando possível, geralmente é dedicado a obras distribuídas pelos mais de 120 anos da história dos filmes. O resultado está aí. 2017, i’m ready for my close up.

SÉCULO XX

50-insignifigance50. Malícia Atômica (Insignificance; Nicolas Roeg, Reino Unido, 1985)

49-les-dragueurs49. Os Libertinos (Les Dragueurs; Jean-Pierre Mocky, França, 1959)

48-ah-long48. All About Ah-Long (Ah Long dik goo si; Johnnie To, Hong Kong, 1989)

47-born-in-flames47. Born in Flames (Born in Flames; Lizzie Borden, EUA, 1983)

46-hardware46. Hardware – O Destruidor do Futuro (Hardware; Richard Stanley, EUA, 1990)

45-touch-of-zen45. A Tocha de Zen (Xia Nü; King Hu, Taiwan, 1971)

44-cidade-violenta44. Cidade Violenta (Città Violenta; Sergio Sollima, França/Itália, 1970)

43-ryans-daughter43. A Filha de Ryan (Ryan’s Daughter; David Lean, Reino Unido, 1970)

42-society42. A Sociedade dos Amigos do Diabo (Society; Brian Yuzna, EUA, 1989)

41-married-a-witch41. Casei-me com uma Feiticeira (I Married a Witch; René Clair, EUA, 1942)

40-big-knife40. A Grande Chantagem (The Big Knife; Robert Aldrich, EUA, 1955)

39-slap-the-monster39. Slap the Monster on Page One (Sbatti il mostro in prima pagina; Marco Bellocchio, Itália/França, 1972)

38-bonnies-kids38. Bonnie’s Kids (Bonnie’s Kids; Arthur Marks, EUA, 1973)

37-casa-de-lava37. Casa de Lava (Casa de Lava; Pedro Costa, Portugal, 1995)

36-sudden-impact36. Impacto Fulminante (Sudden Impact; Clint Eastwood, EUA, 1983)

36-wind-across-the-everglade35. Jornada Tétrica (Wind Across the Everglades; Nicholas Ray, EUA, 1958)

34-le-orme34. Os Passos (Le Orme; Luigi Bazzoni, Itália, 1975)

33-fearmakers33. Fabricantes do Medo (The Fearmakers; Jacques Tourneur, EUA, 1958)

32-bons-homens-boas-mulheres32. Bons Homens, Boas Mulheres (Hao Nan Hao Nu; Hsiao-Hsien Hou, Japão / Taiwan, 1995)

31-orpheu31. O Testamento de Orpheu (Le testament d’Orphée, ou ne me demandez pas pourquoi!; Jean Cocteau, França, 1960)

30-lifeforce
30-spontaneous-combustion30. Força Sinistra / Combustão Espontânea (Lifeforce; Tobe Hooper, EUA, 1985 / Spontaneous Combustion; Tobe Hooper, EUA, 1990)

29-bebada29. Retrato de uma Bêbada – Caminho Sem Volta (Bildnis Einer Trinkerin – Aller Jamais Retour; Ulrike Ottinger, Alemanha Ocidental, 1979)

28-china-928. A Volta do Pistoleiro (China 9, Liberty 37; Monte Hellman, Itália / Espanha, 1978)

27-starman27. Starman – O Homem das Estrelas (Starman; John Carpenter, EUA, 1984)

26-bonheur26. As Duas Faces da Felicidade (Le Bonheur; Agnès Varda, França, 1965)

25-lineup25. O Sádico Selvagem (The Line Up; Don Siegel, EUA, 1958)

24-lieutenant24. O Tenente Sedutor (The Smiling Lieutenant; Ernst Lubitsch, EUA, 1931)

23-maria-malibran23. A Morte de Maria Malibran (Der Tod Der Maria Malibran; Werner Schroeter, Alemanha Ocidental, 1972)

22-kiss-of-death22. O Beijo da Morte (Kiss of Death; Henry Hathaway, EUA, 1947)

21-human-factor21. O Fator Humano (The Human Factor; Otto Preminger, Reino Unido, 1979)

20-mulheres-diabolicas20. Mulheres Diabólicas (La Cérémonie; Claude Chabrol, França / Alemanha, 1995)

19-keoma19. Keoma (Keoma; Enzo G. Castellari, Itália, 1976)

18-street-scene18. No Turbilhão da Metrópole (Street Scene; King Vidor, EUA, 1931)

17-pattes-blanches17. Pattes Blanches (Pattes Blanches; Jean Grémillon, França, 1949)

16-shura16. Demons (Shura; Toshio Matsumoto, Japão, 1971)

15-incompreso15. Quando o Amor é Cruel (Incompreso; Luigi Comencini, Itália, 1966)

14-last-wagon14. A Última Carroça (The Last Wagon; Delmer Daves, EUA, 1956)

13-sun-shines-bright13. O Sol Brilha na Imensidão (The Sun Shines Bright; John Ford, EUA, 1953)

12-legs-diamond12. O Rei dos Facínoras (The Rise and Fall of Legs Diamond; Budd Boetticher, EUA, 1960)

11-deliria11. O Pássaro Sangrento (Deliria; Michele Soavi, Itália, 1987)

10-quatro-noites10. Quatro Noites de um Sonhador (Quatre Nuits d’un Rêveur; Robert Bresson, França, 1971)

9-wild-boys9. Wild Boys on the Road (Wild Boys on the Road; William A. Wellman, EUA, 1933)

8-educacao-sentimental8. Educação Sentimental (Éducation sentimentale; Alexandre Astruc, França, 1962)

7-vampyr7. O Vampiro (Vampyr; Carl Theodor Dreyer, Alemanha / França, 1932)

6-paisa6. Paisà (Paisà; Roberto Rossellini, Itália, 1946)

5-morocco5. Marrocos (Morocco; Josef von Sternberg, EUA, 1930)

4-ultimo-mergulho4. O Último Mergulho (O Último Mergulho; João César Monteiro, Portugal, 1991)

THROUGH THE OLIVE TREES / UNDER THE OLIVE TREES
3-e-a-vida-continua3. Através das Oliveiras / Vida e Nada Mais (Zire Darakhatan Zeyton; Abbas Kiarostami, Irã / França, 1994 / Zendegi va digar hich; Abbas Kiarostami, Irã, 1991)

2-le-pont-du-nord2. Um Passeio Por Paris (Le Pont du Nord; Jacques Rivette, França, 1981)

1-estrangulador1. O Estrangulador (L’étrangleur; Paul Vecchiali, França, 1970)

SÉCULO XXI

rob-zombies-3115. 31 (31; Rob Zombie, EUA, 2016)

xx-10-miado-do-gato14. O Miado do Gato (The Cat’s Meow; Peter Bogdanovich, EUA, 2001)

hell-or-high-water-still13. A Qualquer Custo (Hell or High Water;  David Mackenzie, EUA, 2016)

inspectorbellamy112. Bellamy (Bellamy; Claude Chabrol, França, 2009)

xx-9-eternamente-sua11. Eternamente Sua (Sud sanaeha; Apichatpong Weerasethakul; Tailândia / França, 2002)

xx-8-a-princesa-da-franca10. A Princesa da França (La Princesa de Francia; Matías Piñeiro, Argentina, 2014)

xx-7-domino9. Domino: A Caçadora de Recompensas (Domino; Tony Scott, França / Estados Unidos / Reino Unido, 2005)

xx-6-escarabajo8. O Escaravelho de Ouro (El Escarabajo de Oro; Alejo Moguillansky, Argentina, 2014)

xx-4-spl-27. SPL 2: A Time For Consequences (杀破狼2; Pou-Soi Cheang, China / Hong Kong, 2015)

tal_johnfrom-800x4706. John From (John From; João Nicolau, Portugal, 2015)

xx-5-vinganca5. A Vingança de uma Mulher (A Vingança de uma Mulher; Rita Azevedo Gomes, Portugal, 2014)

ukr_9mar150186_rgb-0-2000-0-1125-crop4. Certas Mulheres (Certain Women; Kelly Reichardt, EUA, 2016)

xx-3-cavalo3. Cavalo Dinheiro (Cavalo Dinheiro; Pedro Costa, Portugal, 2014)

xx-2-um-filme-falado2. Um Filme Falado (Um Filme Falado; Manoel de Oliveira, Portugal / França / Itália, 2003)

MCDELTW EC008 1. Eleição 2 – O Submundo do Poder (Hak se wui yi wo wai kwai; Johnnie To, Hong Kong, 2006)

+ CURTAS

10. Night on Bald Mountain (Une nuit sur le mont chauve; Alexander Alexeieff, Claire Parker, França, 1933)
9. Quem Espera Por Sapatos de Defunto Morre Descalço (Quem Espera Por Sapatos de Defunto Morre Descalço; João César Monteiro, Portugal, 1970)
8. Vacanza Permanente (Vacanza Permanente; Adolfo Arrieta, Espanha, 2006)
7. Ako (Ako; Hiroshi Teshigahara, Japão, 1965)
6. Ten Minutes Older (Par desmit minutem vecaks; Herz Frank, União Soviética, 1978)
5. Suspense (Suspense; Phillips Smalley e Lois Weber, EUA, 1913)
4. Message of Greetings: Prix Suisse / My Thanks / Dead or Alive (Message De Salutations: Prix Suisse / Remerciements / Mort Ou Vif; Jean-Luc Godard, França, 2015)
3. Bridges Go Round (Bridges Go Round; Shirley Clarke, EUA, 1958)
2. Dainah La Metisse (Daïnah la métisse; Jean Grémillon, França, 1932)
1. A Caça (A Caça; Manoel de Oliveira, Portugal, 1964)

Meu Ano Cinéfilo (2015)

A exemplo de 2013 e 14, registro aqui os filmes extra-circuito comercial vistos pela primeira vez no ano que mais me marcaram (o top do circuito publiquei aqui). A lista de 2015 nasce numa vibe director’s cut, com 70 posições (+ algumas menções) ao invés das 25 das anteriores, já que o exercício de memória foi muitíssimo facilitado pelo diário do Letterboxd.

Outra alteração é a divisão entre séculos. Para fazer justiça ao considerável número de bons filmes das últimas duas décadas vistos, criei um top para filmes do século XXI, mencionando outros que não teriam espaço entre tantas obras imensas da história do cinema.

Século XX

50. road games50. Road Games (idem; Richard Franklin, Austrália, 1981)

50. ucho49. A Orelha (Ucho; Karel Kachyna, Checoslováquia, 1970)

48. kisses48. Kisses (Kuchizuke; Yasuzô Masumura, Japão, 1957)

46. alerta vermelho da loucura47. Alerta Vermelho da Loucura (Il Rosso Segno Della Follia; Mario Bava, Itália, 1970)

lylah clare46. A Lenda de Lylah Clare (The Legend of Lylah Clare; Robert Aldrich, EUA,1968)

44. short night of glass dolls45. A Breve Noite das Bonecas de Vidro (La Corta Notte Delle Bambole di Vetro; Aldo Lado, Itália, 1971)

43. o matador de ovelhas44. O Matador de Ovelhas (Killer of Sheep; Charles Burnett, EUA, 1977)

42. a mão do diabo43. A Mão do Diabo (La Main du Diable; Maurice Tourneur, França, 1943)

41. minnie & moskowitz42. Assim Falou o Amor (Minnie & Moskowitz; John Cassavetes, EUA, 1971)

40. o trem41. O Trem (The Train; John Frankenheimer, EUA, 1964)

38. os ladrões40. Os Ladrões (Les Voleurs; Andre Téchine, França, 1996)

wake of the red witch39. No Rastro da Bruxa Vermelha (Wake of the Red Witch; Edward Ludwig, EUA, 1948)

37. o olho do mal38. O Olho do Mal (L’oeil du Malin; Claude Chabrol, França, 1962)

36. martin37. Martin (idem; George Romero, EUA, 1977)

34. excitação36. Excitação (idem; Jean Garret, Brasil, 1976)

35. meus pequenos amores35. Meus Pequenos Amores (Mes petites amoureuses; Jean Eustache, França, 1974)

33. saint jack34. Saint Jack (idem; Peter Bogdanovich, EUA, 1979)

32. the big gundown33. O Dia da Desforra (La Resa dei conti; Sergio Sollima, Itália, 1966)

31. scarlett empress32. A Imperatriz Vermelha (The Scarlett Empress; Josef Von Sternberg, EUA, 1934)

30. inquietude31. Inquietude (idem; Manoel de Oliveira, Portugal/França, 1998)

29. mulher do aviador30. A Mulher do Aviador (La femme de l’aviateur; Eric Rohmer, França, 1981)

28. gion29. As Irmãs de Gion (Gion no shimai; Kenji Mizoguchi, Japão, 1936)

27. une vie28. Uma Vida (Une Vie; Alexandre Astruc, França, 1958)

26. horatio27. O Falcão dos Mares (Captain Horatio Hornblower R.N.; Raoul Walsh, EUA, 1951)

25. apache drums26. Flechas da Vingança (Apache Drums; Hugo Fregonese, EUA, 1951)

24. numero deux25. Número Dois (Numero Deux; Jean-Luc Godard, França, 1975)

23. meu nome é tonho24. Meu Nome é Tonho (idem; Ozualdo Candeias, Brasil, 1969)

22. arrebato23. Arrebato (idem; Iván Zulueta, Espanha, 1979)

21. hanging tree22. A Árvore dos Enforcados (The Hanging Tree; Delmer Daves, EUA, 1959)

20. jeannenews from home21. Jeanne Dielman / News From Home (Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles; Chantal Akerman, Bélgica/França, 1975 / idem; Chantal Akerman, Bélgica/França/Alemanha Oriental, 1977)

20. naked dawnstrange illusion20. Madrugada da Traição / Estranha Ilusão (The Naked Dawn; Edgar G. Ulmer, EUA, 1955 / Strange Illusion; Edgar G. Ulmer, EUA, 1945)

18. suprema conquista19. A Suprema Conquista (Twentieth Century; Howard Hawks, EUA, 1934)

17. the outfit18. A Quadrilha (The Outfit; John Flynn, EUA, 1973)

19. special effects17. Special Effects (idem; Larry Cohen, EUA, 1984)

16. wavelenght16. Wavelength (idem; Michael Snow, Canadá/EUA, 1967)

15. artists and models15. Artistas e Modelos (Artists & Models; Frank Tashlin, EUA, 1955)

14.14. Cavalgada Trágica (Comanche Station; Budd Boetticher, EUA, 1960)

13. mulher branca13. Não Toque na Mulher Branca (Touche pas à la femme blanche; Marco Ferreri, Itália/França, 1974)

12. yearning12. Tormento (Midareru; Mikio Naruse, Japão, 1964)

11. the wind11. O Vento (The Wind; Victor Sjöström, EUA, 1928)

10. some came running10. Deus Sabe Quanto Amei (Some Came Running; Vincente Minnelli, EUA, 1958)

9. gli occhi9. Olhos na Boca (Gli occhi, la bocca; Marco Bellocchio, Itália/França, 1982)

8. man escaped8. Um Condenado à Morte Escapou (Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut; Robert Bresson, França, 1956)

7. moonlightning7. Classe Operária (Moonlighting; Jerzy Skolimowski, Reino Unido, 1982)

6. 6. the river 6. india song6. India: Matri Bhumi¹ / Rio Sagrado² / India Song³ (¹ idem; Roberto Rossellini, Itália/França, 1959 / ² The River; Jean Renoir, França/Reino Unido/India/EUA, 1951 / ³ idem; Marguerite Duras, França, 1975)

5. a flor do mar5. À Flor do Mar (idem; João César Monteiro, Portugal, 1986)

4. long voyage home

whole town's

4. A Longa Viagem Para Casa / O Homem Que Nunca Pecou (The Long Voyage Home; John Ford, EUA, 1940 / The Whole Town’s Talking; John Ford, EUA, 1935)

3. le trou

montparnasse

3. A Um Passo da Liberdade / Os Amantes de Montparnasse (Le Trou; Jacques Becker, França, 1960 / Modigliani of Montparnasse; Jacques Becker, França, 1958)
2. duelle2. Duelle (Duelle: une quarantaine; Jacques Rivette, França, 1976)
1. canyon passage1. Paixão Selvagem (Canyon Passage; Jacques Tourneur EUA, 1946)

_____________

Século XXI

touch of sin 20. Um Toque de Pecado (A Touch of Sin; Jia Zhangke, China/Japão/França, 2014)

burying-the-ex19. Burying the Ex (idem; Joe Dante, EUA, 2014)

assassina18. A Assassina (Nie yin niang; Hsiao-Hsien Hou, Taiwan/China/Hong Kong/França, 2015)

para minha irma17. Para Minha Irmã (À ma soeur!; Catherine Breillat, França, 2001)

lessons of the evil16. Lessons of the Evil (Aku no Kyoten; Takashi Miike, Japão, 2012)

lady in the water15. A Dama na Água (Lady in the Water; M. Night Shyamalan, EUA, 2006)

historias extraordinarias14. Histórias Extraordinárias (Historias Extraordinarias; Mariano Llinás, Argentina, 2008)

forbidden rom13. O Quarto Proibido (The Forbidden Room; Guy Maddin, Canadá, 2015)

tornerano i prati12. Os Campos Voltarão (Torneranno I Prati; Ermanno Olmi, Itália, 2014)

retribution11. Resident Evil 5: Retribuição (Resident Evil: Retribution; Paul W. Anderson, EUA, 2012)
blackhat10. Hacker (Blackhat; Michael Mann, EUA, 2015)

traveling light9. Traveling Light (idem; Gina Telaroli, EUA, 2011)

louvre8. Uma Visita ao Louvre (Une Visite au Louvre; Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Alemanha/França/Itália, 2004)

midnight after7. The Midnight After (Na yeh ling san, ngo joa seung liu Wong Gok hoi wong dai bou dik hung Van; Fruit Chan, Hong Kong, 2014)

goinghome26. Vou Para Casa (Je rentre à la maison; Manoel de Oliveira, Portugal/França, 2001)

the day he arrives5. The Day He Arrives (Book chon bang hyang; Hong Sang-soo, Coreia do Sul, 2011)

não toque no machado4. Não Toque no Machado (Ne touchez pas la hache; Jacques Rivette, França/Itália, 2007)

cidade de sylvia3. Na Cidade de Sylvia (En la ciudad de Sylvia; José Luis Guerín, Espanha/França, 2007)

ptu sparrow2. PTU / Sparrow (PTU; Johnnie To, Hong Kong, 2003 / Man jeuk; Johnnie To, Hong Kong, 2008)

visita ou memórias1. Visita ou Memórias e Confissões (idem; Manoel de Oliveira, Portugal, 2015)

Meu ano cinéfilo (2014)

Mudança, viagens, festas de final de ano & otras cositas más inviabilizam meu mês de dezembro para filmes, mas as listas de final de ano são tão inevitáveis quanto os especiais do Roberto Carlos, a overdose de Happy Xmas versão Simone e os shows anuais do Paul McCartney no Brasil; adianto aqui a primeira delas. A relação com os melhores do circuito – no meu caso, do pequeno recorte que acompanhei dele, com notável desinteresse pelo restante – deve ser publicada no Cineplayers junto das demais retrospectivas. Neste post, seguindo modelo criado em 2013, elenco 25 filmes que não estiveram comercialmente em cartaz no Brasil, mas que me marcaram profundamente em 2014. Talvez sirva para buscar recomendações, talvez sirva como registro; possivelmente não sirva para nada.

25

25. O Homem que Burlou a Máfia (Charley Varrick, 1973), de Don Siegel

Branco-Sai-Preto-Fica1

24. Branco Sai Preto Fica (idem, 2014), de Adirley Queirós

Dust in the Wind 1

23. Poeira no Vento (Lian lian feng chen, 1987), de Hsiao-Hsien Hou

EFWmbhd

22. Femmes Femmes (idem, 1974), de Paul Vecchiali

Pierre-taix-French-Comedy-Master-Screening-Yoyo_095050

21. Yoyo (idem, 1965), de Pierre Étaix

sans_soleil

20. Sem Sol (Sans Soleil, 1983), de Chris Marker

live_oncejail

19. Só Se Vive uma Vez (You Only Live Once, 1937), de Fritz Lang

savates-du-bon-dieu-2000-07-g

18. Os Indigentes do Bom Deus (Les Savates du Bon Dieu, 2000), de Jean-Claude Brisseau

our-daily-bread-digging

17. O Pão Nosso (Our Daily Bread, 1934), de King Vidor

vlcsnap-2013-10-07-13h58m29s207

16. E Agora? Lembra-me (idem, 2013), de Joaquim Pinto

Robert-Ryan-and-James-Mason-in-Caught

15. Coração Prisioneiro (Caught, 1949), de Max Ophüls

sicilia1

14. Gente da Sicília (Sicília!, 1999), de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet

FilmeDemencia

13. Filme Demência (idem, 1986), de Carlos Reichenbach

gertrud-and-tapestry

12. Gertrud (idem, 1964), de Carl Theodor Dreyer

Cartel 8b-Primavera tardía (Yasujiro Ozu)

11. Pai e Filha (Banshun, 1949), de Yasujiro Ozu

Film_734_735_ShootingWhirlwind_original

10. Disparo Para Matar (The Shooting, 1968), de Monte Hellman

n9roAK11mefsZMJuAg6q0J6hYPf

9. Mulher Tentada (Catene, 1949), de Raffaello Matarazzo

allthatheavenallows4

8. Tudo Que o Céu Permite (All That Heaven Allows, 1955), de Douglas Sirk

Mar_PandoraAndTheFlyingDutchman

7. Os Amores de Pandora (Pandora and the Flying Dutchman, 1951), de Albert Lewin

4 pale flower

6. Flor Seca (Pale Flower, 1964), de Masahiro Shinoda

21373-foto_1

5.  Viagem ao Princípio do Mundo (idem, 1997), de Manoel de Oliveira

Top100_44

4. Os Noivos (Il Fidanzati, 1963), de Ermanno Olmi

10518706_760921140622510_8023951919087126950_n

3. O Condenado (Odd Man Out, 1947), de Carol Reed

tumblr_m71pefroMQ1ra4qe9o1_500

2. Sua Única Saída (Pursued, 1947), de Raoul Walsh

opening night

1. Noite de Estreia (Opening Night, 1977), de John Cassavetes

Top 20 – Circuito Nacional em 2013

Tornou-se prática comum reclamar do atraso e da falta de espaço em nosso circuito comercial para filmes alheios ao eixo de distribuição opressivo comandando pelas majores norte-americanas, mas é necessário destacar que 2013 foi especialmente feliz no número de estreias interessantes no país, mesmo com alcance ainda limitado (apenas capitais, salas geralmente pequenas, período de exibição curto e divulgação incipiente). Particularmente acredito na formação de público e no boca a boca como gestos que podem auxiliar os distribuidores e as salas realmente interessado(a)s em promover cinema no Brasil, e apesar de a maioria destes filmes não estarem mais em cartaz eu também considero a lista uma possibilidade de lembrar que existem muitas manifestações cinéfilas emergentes em círculos específicos que podem, com o tempo, crescer e fortalecer a distribuição para fora do nicho de festivais de cinema, tanto no que diz respeito ao cinema nacional (para o qual há uma lacuna ainda maior, e a questão é mais complexa) quanto internacional. Se 2013 foi bom e a pulsão cinéfila dentro do circuito parece ter crescido consideravelmente nele em relação a 2011/12, 2014 pode naturalmente ser melhor havendo um grupo maior – ou mais engajado – de cinéfilos que buscam algo além de fast food e paquera na sala de cinema. Abaixo seguem 20 filmes que fizeram um bem danado ao meu olhar, mesmo muitos ainda da sala de casa, e que puderam ser compartilhados por outros olhares na grande sala escura durante o ano.

as-horas-vulgares-poster

20. As Horas Vulgares (idem, 2011), de Rodrigo de Oliveira e Vitor Graize

the-conjuring-poster

19. Invocação do Mal (The Conjuring, 2012), de James Wan

Barbara poster

18. Bárbara (Barbara, 2012), de Cristian Petzhold

apresmai

17. Depois de Maio (Après Mai, 2012), de Olivier Assayas

bir_zamanlar_anadolu__da_by_kanshave-d4gd1lo

16. Era Uma Vez em Anatólia (Bir zamanlar Anadolu’da, 2011), de Nuri Bilge Ceylan

before-midnight-poster

15. Antes da Meia-Noite (Before Midnight, 2013), de Richard Linklater

blinddetectivemain2

14. Blind Detective (Man Tam, 2013), de Johnnie To

bella-addormentata-poster

13. A Bela Que Dorme (Bella addormentata, 2012), de Marco Bellocchio

KillerJoe

12. Killer Joe – Matador de Aluguel (Killer Joe, 2011), de William Friedkin

20120131-135445

11. O Som ao Redor (idem, 2012), de Kleber Mendonça Filho

MPW-68810

10. Caverna dos Sonhos Esquecidos (Cave of Forgotten Dreams, 2010), de Werner Herzog

salauds

9. Bastardos (Les Salauds, 2013), de Claire Denis

educacao sentimental

8. Educação Sentimental (idem, 2013), de Júlio Bressane

nobodysda_p01cor_2013110140

7. A Filha de Ninguém (Nugu-ui ttal-do anin Haewon, 2013), de Hong Sang-soo

linconnu-du-lac-1

6. Um Estranho no Lago (L’Inconnu du Lac, 2013), de Alain Guiraudie

O-Estranho-Caso-de-Angélica-POSTER-NACIONAL

5. O Estranho Caso de Angélica (idem, 2010), de Manoel de Oliveira

A-Cidade-É-Uma-Só

4. A Cidade é uma só? (idem, 2012), de Adirley Queirós

20087447

3. Vocês Ainda Não Viram Nada! (Vous n’avez encore rien vu, 2012), de Alain Resnais

crazy_horse

2. Crazy Horse (idem, 2011), de Frederick Wiseman

tabu-poster

1. Tabu (idem, 2012), de Miguel Gomes

Meu ano cinéfilo (2013)

Enquanto relembrava os filmes vistos para a lista de melhores do circuito brasileiro em 2013, que deve ser publicada em janeiro no Cineplayers, organizei como exercício uma seleção dos 25 filmes de fora dele que mais me encantaram no ano. Valiam filmes de qualquer período histórico, desde que não tivessem estreado oficialmente nos cinemas brasileiros este ano e fossem inéditos para mim (ou seja, não contavam revisões). O recorte é amplo e difuso demais pra lista ter qualquer sentido que não unicamente o de apresentar aos leitores um pouco do que foi meu ano cinéfilo, valendo como recomendação a quem ainda não viu algum dos filmes.

25.-balthazar

25. A Grande Testemunha (Au hasard Balthazar, 1966), de Robert Bresson

24.-ceu-e-inferno

24. Céu e Inferno (Tengoku to jigoku, 1963), de Akira Kurosawa

23.-twin-peaks

23. Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer (Twin Peaks: Fire Walk With Me, 1992), de David Lynch

21.-ofret

22. O Sacrifício (Offret, 1986), de Andrei Tarkovsky

20.-onibaba

21. Onibaba – A Mulher Demônio (Onibaba), de Kaneto Shindô

19.-park-row

20. A Dama de Preto (Park Row, 1952), de Samuel Fuller

18.-bom-dia

19. Bom Dia (Ohayo, 1959), de Yasujiro Ozu

17.-carruagem

18. A Carruagem Fantasma (Körkarlen, 1921), de Victor Sjöström

15.-fountainhear

17. Vontade Indômita (The Fountainhead, 1949), de King Vidor

16.-juventude

16. Juventude em Marcha (idem, 2006), de Pedro Costa

14.-rio-violento

15. Rio Violento (Wild River, 1960), de Elia Kazan

12.-like-someone

14. Um Alguém Apaixonado (Like Someone in Love, 2012), de Abbas Kiarostami

22.-white-heat

13. Fúria Sanguinária (White Heat, 1949), de Raoul Walsh

13.-aos-nossos-amores

12. Aos Nossos Amores (À nos amours, 1983), de Maurice Pialat

11.-terceiro-tiro

11. O Terceiro Tiro (The Trouble With Harry, 1955), de Alfred Hitchcock

10.-coisas-secretas

10. Coisas Secretas (Chóses Secrètes, 2002), de Jean-Claude Brisseau

9.-ciao-maschio

9. Ciao Maschio (idem, 1978), de Marco Ferreri

8.-desejo-profano

8. Desejo Profano (Akai Satsui, 1964), de Shohei Imamura

7.-a-imigrante

7. A Imigrante (The Immigrant, 2013), de James Gray

6.-black-narcisus

6. Narciso Negro (Black Narcissus, 1947), de Michael Powell e Emeric Pressburger

5.-gato-preto

5. O Gato Preto (Yabu no naka no kuroneko, 1968), de Kaneto Shindô

4.-traviata

4. Traviata 53’ (idem, 1953), de Vittorio Cottafavi

3.-van-gogh

3. Van Gogh (idem, 1991), de Maurice Pialat

2.-celine-et-jolie

2. Céline & Julie Vão de Barco (Céline et Julie vont en bateau, 1974), de Jacques Rivette

1.-mulher-do-lago

1. A Mulher do Lago (Onna no mizûmi, 1966), de Yoshishige Yoshida